viernes, 20 junio 2025
Home Blog Page 34

El ciberactivismo en el contexto nacional

0

Este artículo analiza el comportamiento de las redes sociales Facebook y Twitter en torno a la acción de los principales colectivos ciberactivistas del Perú.

En el contexto de la sociedad red, como diría Castells, la acción de los distintos movimientos sociales busca introducir nuevos discursos y códigos; de este modo, la resistencia al poder en las redes se sostiene gracias a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

En ese sentido, los movimientos digitales están articulados principalmente por una participación activa de sus miembros, lo cual ha empoderado desde sus respectivos espacios una significativa presencia en los distintos aparatos del Estado.

Si algo distingue a las redes activistas del siglo XXI es que estas poseen la lógica de los movimientos sociales; es decir, la del poder emancipador que establece sociedades horizontales a través de discursos provocadores y movilizaciones masivas.

En el caso del Perú, durante el periodo en que se realizó esta investigación, se atravesó por una coyuntura difícil: el colapso de las instituciones judiciales en el país, acompañado de una serie de destapes de corrupción, terminaron por generar la incertidumbre en la población acerca de cómo se maneja el aparato judicial, la libertad de expresión, y el Estado de derecho. Ello determinó la formulación de la siguiente hipótesis: los movimientos ciberactivistas en el Perú definen ampliamente el acontecer político, sociocultural y mediático.

Luego de un análisis exhaustivo de los principales colectivos ciberactivistas a través de la plataforma Atlas.ti y el enfoque mixto, el estudio concluye que el ciberactivismo ha alcanzado notoriedad en la sociedad peruana por la influencia que ejerce en la toma de decisiones gubernamentales en el Perú.

Este articulo, realizado en el Grupo de Investigación, GI, Media Lab UNMSM, tiene acceso libre al público en general a través de la plataforma del I Congreso Iberoamericano de Ecología de los Medios – De la Aldea Global a la Movilidad, organizado por MeiStudies. El periodo de libre acceso es del 01 de abril hasta el 30 de abril del presente año. Lee el artículo completo y coméntalo aquí.

Autor: Bruno David Amoretti Aliaga

@MediaLabUNMSM

#MediaLabUNMSM

Lima, 9 de abril de 2019

Mientras «Los Mirlos» canten nuestra selva dirá presente

0

“Representamos a la selva, no solo a mi tierra Urubamba sino a toda la amazonia. Cuando estamos en el extranjero representamos al Perú, a nuestra identidad cultural amazónica”.

Fin del Afuerafest. El escenario se vistió de colores amazónicos, un ritmo tropical y una llamada a nuestra cultura. Los Mirlos, prestigioso grupo musical con 45 años de trayectoria,  contagió con su cumbia amazónica psicodélica a todos los asistentes en esta última edición. El grupo, liderado por Jorge Rodríguez, nos muestra a través de esta entrevista con el Club de Jóvenes Críticos, la riqueza de nuestra cultura amazónica. Y nos lleva a conocer el secreto que  hace bailar a las generaciones de ayer y de hoy.

¿Cómo es que se han mantenido durante estos 45 años, qué motivó al momento de iniciar este proyecto?

Hubo en mi (Jorge Rodríguez ) una influencia de parte de papá. Estuve en la barriga de mi mamá seguro escuchando el acordeón o bandoneón que tocaba mi papá. Nací, me hice niño, adolescente. Me casé  y mi papá seguía tocando acordeón hasta que nos dejó.Esa ha sido una influencia muy importante para nosotros, mi papá ha sido guitarrista y nos acompañaba a veces con las maracas.

Nos hicimos adolescentes y formamos una agrupación pequeña, Los Saetas,  con mi hermano menor Carlos, en la ciudad para que disfruten y compartan. En esa época tocaba la  “danza de la chiva”, “la pollera colorada” eran otras influencias. Se escuchaba en AM Radio Caracol. En esa época Enrique Delgado estaba grabando aquí  en Lima, estaba haciendo temas instrumentales; se hizo tan popular «Los Saetas en Moyobamba», todos querían bailar con «Los Saetas» y tengo un hermano mayor que fue a visitarnos porque él trabajaba aquí en Lima, era policía.  Se fue de vacaciones en el año 1970 y dijo: pues hermano que lindo estás tocando. Lo escuchó tocar acordeón bonito, la guitarra, los timbales de forma artesanal, las congas. Es así como empieza la historia. Es una primera etapa muy bonita y venimos influenciados de mi hermano desde que nos trae (a Lima).

A fines 1971 y 1972 formamos Los Mirlos y comenzamos a grabar a fines de 1972. Mi hermano Carlos seguía tocando conmigo para preparar  el LP y encontramos a Dani. Por último, mi primo que está en Estados Unidos. Ahora también es una época muy bonita, .Abel Linares que vino de Moyobamba me siguió apoyando en el bajo y bueno así  la historia comenzó.

Los periódicos comenzaron  a fijarse en uno, aparecimos en un estudio diferente a lo que estamos haciendo en esa época. Comenzamos a vender los LP cualquier cantidad (sic).  Hemos sido parte de esta corriente musical de la cumbia amazónica . De repente Los Mirlos han tenido más notoriedad cuando la música se difundió en el extranjero. Se conoció las producciones en Argentina, comenzaron todos los de prensa, los periódicos, la televisión. Nosotros viajamos en 1980 llevando la cumbia amazónica, ya habíamos grabado para esa época tres o cuatro LP. Participamos en la película musical “Las vacaciones del amor”, todo eso marcó. Yo siempre digo, y siempre voy a decir,  cuando empezamos a viajar en 1980 nosotros no viajamos a la colonia sino a hacer bailar al país al gran Buenos Aires que estaba a nuestros alrededores. Al norte: Fucuy, Salvador, Tartagal, Rioja, Córdoba, viajamos tanto por tres meses. Son épocas pasadas, ahora estamos en otra época ha venido la tecnología del internet,celulares digitales. Tengo el apoyo de mis hijos que se encargan de la página web de Los Mirlos. Eso me ayuda a difundir mis canciones y ahorita ha puesto toda la producción de Los Mirlos en Spotify. Tenemos una producción “Corazón amazónico”. También está sonando sus canciones y lo último que estamos trabajando es “Ayahuasca”, ya la gente lo conoce, la juventud lo conoce y estamos conectados. Los papás que se conocieron se enamoraron con la música de Los Mirlos, ahora al tío le hemos hecho la transición. Sus  hijos están conociendo y están recepcionando la música de Los Mirlos. Se identifica, se enamoran, se sienten contentos por haber bailado con Los Mirlos y esta historia debe continuar. 

¿Cómo definirían su estilo musical?

Tenemos ese sabor amazónico musical, ese ritmo, ese sabor, alegría por la interpretación de la guitarra que te enamora, te hipnotiza. Eso le da originalidad en su personalidad.  Se mantiene a través del tiempo, de los años. Desde que empezamos, hemos mantenido este estilo de diferente época. Hasta ahora estamos dando ese matiz apoyado por el teclado. Como decía un amigo : “Don Jorge ¿por qué no pone trompeta ni pone saxo?” siempre me han dicho, esto es un género musical no una orquesta y tiene un estilo, tiene originalidad que gusta , el mundo no lo va a cambiar y seguimos manteniendo ese estilo.

Hemos notado que muchas de sus canciones están compuestas por más melodías que letra ¿cuál es el objetivo?

En la corriente musical peruana hay dos épocas. La primera época se grababa instrumental. Dos, tres, cuatro años  Enrique hizo cumbias costeñas. Después aparecimos nosotros en el año 1973, para esa época ya habían grabado Los Diablos Rojos, Los Ecos, Los Pakines, Manzanita , todos hacían temas instrumentales.

En el extranjero también piden mucho instrumentales, para la persona que habla otro idioma se engancha más con los temas instrumentales, el sonido les llama la atención. Ahora vamos a Estados Unidos con nuestras canciones cantando más con lo instrumental que es el sonido que hipnotiza y transporta a la Amazonia.   Vamos a sacar un tema que se llama “fiesta brava” recién lo hemos terminado de grabar y seguro va a estar en Spotify.

Ustedes representan a la selva amazónica a  través de su música. Vemos que en sus canciones también se escucha el sonido de los pájaros o  también imitan a las aves…

Como ustedes han podido observar y bailar,  nosotros hacemos guapeo y damos ese matiz a cada canción.   Parece que estás en la selva, gritan las aves. Damos ese efecto de selva, hasta con la vestimenta y todo lo que puede transmitir. Mi forma de hablar que es distinto de mantener. Por ejemplo los guapeos, los accesorios, la música y la guitarra  complementa lo que hacen ellos, las percusiones el sabor amazónico es hermoso. Te traslada a la amazonía. 

Cuando ustedes iniciaron, la selva peruana era diferente a la de ahora. Ahora la selva ha cambiado mucho de forma negativa por los relaves mineros por contaminación, etc.

Claro, la deforestación,  la minería todo eso ha influenciado para que muchas hectáreas de terrenos se pierdan. Debe ser controlado porque  recién creo han tomado acciones y eso es importante. Porque la diversidad de nuestra amazonía se pierde con nuestros animales, aves, insectos. No tiene su hábitat se destruye la ganadería, la agricultura todo debe estar controlado. Nuestra  amazonía debe de ser conservada, porque es el pulmón del mundo. Tener cuidado para nuestros nietos que vienen más adelante.

Ahí entra a tallar el trabajo de Los Mirlos

Claro. Así hay muchos temas como “corazón amazónico” que hablamos referente a la Selva. Casi la mayoría de temas como  “Selva región bendita” , la canciones siempre han tenido este mensaje.  Hay muchos temas referente a la selva de la amazonía nosotros tratamos de difundir así como la  raíz de ayahuasca que es una planta milenaria, tiene esos títulos como el “Poder verde”, “Ruge la selva”,  “Fiesta en la selva” todo relacionada con nuestra selva.

Para el Afuerafest tuvieron un reto de interpretar una pequeña serenata de mozart al estilo de Los Mirlos ¿ha sido difícil esta experiencia?

La verdad que no. Cuando leímos el correo (Jorge Luis Rodriguez), papá han dejado una tarea, cuando vimos dije: «no puede ser. es un tema clásico hay una tarea,  era una gran responsabilidad». Los muchachos comenzaron a estudiar el tema tuvimos que repasar libros de música para que nos salga bien.

¿y lo harían otra vez?
Me imagino que lo vamos a grabar.  El tema era para grabarlo, está bailable.

En una entrevista expresaron “no solo somos un grupo de música sino una propuesta de identidad amazónica”.

Representamos a la selva, no solo a mi tierra Urubamba sino a toda la amazonia. Cuando estamos en el extranjero representamos al Perú, a nuestra identidad cultural amazónica. Es lo que tratamos de transmitir en nuestras canciones. No somos fácilmente un grupo musical como cualquiera y esto lo sabe Promperu. Transmitimos ese tipo de música, también estamos autorizados para ser Marca Perú. Tratamos de hacer las cosas bien, llevar a Europa con mucho orgullo el Perú. Cada uno tenemos que hacer el trabajo con emoción, cariño y así  lograrás poco a poco tus objetivos. Ustedes lo que hacen por ejemplo lo hacen con cariño,ese trabajo es muy bonito, ese comentario a las redes. Igual que nosotros con nuestra música, nos abocamos, tiene que ser así. Cuando hacemos una canción pasa por el control de calidad para que corrijan, yo digo esta excelente, pero me dice en mi cara “papá falta estos arreglos, mucha letra”. Luego el aporte es de todo hasta cuando llega el ensayo.

¿El evento superó sus expectativas? 

Sí, ha estado bonito, la gente ha estado muy contagiosa a pesar que Perú ha jugado hoy día.  Creo que todo ha estado bien, bonito recuerdo. Tratamos de transmitir energía cuando los jóvenes son los que bailan más. Como dice mi hijo tu generación ya no sale, descansa, te acompañan a tu año nuevo, pero son los jóvenes que bailan, gracias Dios estamos conectados con ellos.

Este reto que hemos tenido ahora (el tema) no es el primero que tenemos. Por ejemplo con el grupo Río tuvimos que hacer un tema de ellos en versión cumbia en el Jammin , lo mismo pasó en Novalima hicimos un tema a nuestro estilo. El tema que ganó el bicentenario en Ayacucho , era un tema folclórico , lo hicimos al estilo de Los Mirlos. En cuanto lo clásico es el primero, tenemos una canción, no es la canción que ganó el bicentenario. Nos preparamos para grabar, ya quedó la canción.

¿Cómo ha sido adaptar Los Mirlos a estos tiempos?

las radios desde que aparecimos nos apoyaron bastante. Me acuerdo de radio La Crónica, Libertad. Estoy hablando de los años 1970. Les llamaba la atención nuestro sonido, era algo diferente a todo el mundo.Yo he tenido mi programa en radio. Toda mi vida he manejado radio hasta los 42. Como radio Lima, Éxito.  Estas últimas décadas radio Fiesta. Luego me dijo mi hijo Javier a raíz que me escucho decir “vayan a pagar a la radio, porque la van a cortar”. Papá ¿qué estás haciendo, estás pagando radio? Olvídate de la radio. Desde ahí dejé la radio y nos pusimos con más fuerza en Facebook, en las redes sociales. Claro que extraño la radio, pero ya son tres años que estamos cumpliendo sin ella. Pero hay amigos de la radio de la capital que me pasan por las noches. Lo bueno es que hay eventos donde la radio te convoca para hacer entrevistas, me invitan a todo los programas, en periódicos también.

Estoy tocando con grupos que jamás pensé que iba a tocar como Los Olaya Sound System, Barrio Calavera, La Nueva Invasión, La Inédita, La Mente. Lo que perdura siempre es el estilo, es bueno crear un estilo. Esto va a durar, como Los Mirlos tienen su estilo por eso duran hasta ahora. Una canción de  moda viene y desaparece, dura cuatro o cinco años y chau. Lo auténtico perdura, es lo que siempre recomiendo a los jóvenes. Que tengan personalidad y se mantenga en el tiempo.

¿Cómo definiría Los Mirlos en una frase? 

Los Mirlos es música, amor y selva.

Entrevista realizada por el Club de Jóvenes Críticos

Edición: Maricielo Pérez Llerena
maricielo.perez1@unmsm.edu.pe

Foto: Johana Perleche García

johana.perleche@unmsm.edu.pe

Twitter: @MediaLabUNMSM

FB: MediaLabUNMSM

Lima, 07 de abril de 19

De la selva sus Mirlos

0

Galería fotográfica

La primera edición del Afuera Fest culminó luego de dos meses en los que diversas bandas se presentaron en la terraza del Gran Teatro Nacional (GTN). Este nuevo formato de verano finalizó con la presentación de la agrupación musical de cumbia amazónica psicodélica: Los Mirlos.

Acompaña al Club de jóvenes críticos y recibe lo que fue la presentación de esta agrupación de 45 años de trayectoria.

Los Mirlos iniciaron con la prueba de sonido a las 4 p. m. aproximadamente
Aunque faltaban 3 horas para que inicie la función, sus más fervientes fans ya los esperaban.
El inicio del fin: Mauricio Salas y la Ministra de Cultura, Ulla Holmquist Pachas, dieron las palabras de bienvenida al descomunal público asistente.
El reto GTN: Los Mirlos tocaron la pieza “Pequeña serenata nocturna” de Mozart al estilo de la cumbia amazónica psicodélica.
La terraza del GTN estuvo repleta de personas que salían del trabajo, de estudiar o simplemente pasaban por el lugar.
En 45 años de trayectoria Los Mirlos se han ganado un público, para quienes no fue impedimento el que la terraza del GTN estuviera repleta y se situaron en los exteriores.
En una Lima con pocos sonidos naturales, La danza de los Mirlos y Sonido Amazónico nos transportan a la selva peruana.
Jorge Rodríguez Grández, líder y fundador de Los Mirlos, parece haber sido iluminado con una luz celestial.
Danny Johnston, primera guitarra, y Jorge Luis Rodríguez, hijo de Jorge Rodríguez Grández y director musical.
Jorge Rodríguez Grández y Danny Johnston, toda una vida musical juntos en Los Mirlos.
Una de las maneras de inmortalizar recuerdos es a través de fotos y vídeos. El legado de Los Mirlos pasará por muchas más generaciones.
Los Mirlos transmiten alegría no solo con su música, sino al momento de interactuar con el público.
El Afuera Fest culminó con Pandilla Doña Guillermina. Hasta la próxima edición.

FICHA TÉCNICA

Producción general: Gran Teatro Nacional

Productora ejecutiva del Afuera Fest: Milagros Chucos

Banda invitada: Los Mirlos

Director general/cantante: Jorge Rodríguez

Director musical, tecladista y segunda guitarra: Jorge Luis Rodríguez

Primera guitarra: Danny Johnston

Fotografía y texto:  

Johana Perleche García

johana.perleche@unmsm.edu.pe

También te puede interesar: Cumbia en la selva de cemento

Twitter: @MediaLabUNMSM

FB: MediaLabUNMSM

Lima, 06 de marzo de 2019

Cumbia en la selva de cemento

0

El reloj marca las siete de la noche, ni un minuto más, ni un minuto menos. Ellos suben al escenario y el público los recibe con una calurosa alegría, la misma  que han sentido a lo largo de sus 45 años de trayectoria. Ya todo está listo, solo queda respirar profundo y empezar el show. Esta noche, la emblemática agrupación Los Mirlos con su cumbia amazónica psicodélica hacen que Lima, con su caos citadino, se transforme en una selva tropical.

De esta manera, el Gran Teatro Nacional (GTN) presenta la última fecha del Afuera Fest, festival al aire libre que ha congregado a cientos de personas para disfrutar cada martes por la noche de bandas nacionales de diversos estilos musicales. En esta oportunidad, Los Mirlos se hacen presente para cerrar con broche de oro dicha temporada de conciertos.

Tres horas antes de iniciar el espectáculo, el panorama a las afueras del GTN se iba preparando. Mientras guardaban un sitio en la fila de ingreso, adultos y niños ya bailaban en  la prueba de sonido de la agrupación.

Es inevitable no contagiarse con temas como La Danza de los Mirlos, Lamento en la Selva o la muy popular Eres Mentirosa. Aquellas piezas musicales que le darían el éxito a la agrupación liderada por Jorge Rodríguez Grández y que transportaría en cada presentación un pedacito de la selva peruana con su peculiar sonido compuesto por los característicos guapeos y la instrumentalización de la guitarra.

Pero, ¿cómo es que un grupo musical ha perdurado por casi cinco décadas? ¿cuál es el secreto de la vigencia de Los Mirlos?

Desde sus inicios, durante los años 70 en la ciudad de Lima, cuando la cumbia comenzaba a tener presencia en la vida de los peruanos, los denominados Charapas de Oro han impuesto un estilo musical que se dota de identidad amazónica y que ha sido fuente de inspiración para el surgimiento de bandas tropicales como Damas Gratis en Argentina.

Quizás la respuesta está en su melodía pegajosa que nos transporta a una selva bella y natural, llena de vida y musicalidad, en ese sonido singular de la guitarra bajo la muñeca de Danny Jhonston o en lo que Jorge Rodríguez afirma con una frase contundente: “No somos sólo un grupo de música, sino una propuesta de identidad amazónica”. Identidad que permite representar el vivir y sentir de su gente además, de mostrar la realidad de una población alegre y cálida. Esa identidad que te hace bailar hasta que duelan los pies  o hasta decir basta.

En esta ocasión, ellos abren el espectáculo con un nuevo desafío en su historia artística: el Reto GTN, la adaptación de Pequeña serenata nocturna del compositor Amadeus Mozart. Esta pieza clásica, que data del año 1787, ha sido adaptada al estilo de Los Mirlos y se convierte en la sorpresa de la noche.

Enseguida, la emoción se contagia entre los espectadores y todos aplauden el tema. «Bailando con los Mirlos, te daré serenata, llevando alegría en una noche de amor», se escucha. El concierto ha comenzado, el corazón se acelera y lo único que podemos hacer, en adelante, es cantar y bailar.

Sin duda, ellos brindan una buena dosis de alegría, un sinfín de sensaciones que movilizan el cuerpo de manera inexplicable pero, sobretodo, manifiestan su  originalidad, aquella que se ha mantenido intacta a pesar de los diferentes cambios que ha sufrido la industria musical peruana.

La gente pide una canción más, sin embargo, una fotografía marca el cierre definitivo del espectáculo.

Mientras descienden del escenario, sonrientes, Los Mirlos conversan, ríen, juegan y recuperan el aliento. La noche no acaba, aún queda una conversación pendiente con tres miembros del Club de Jóvenes Críticos, a quienes reciben con un grato saludo, pero esa ya es otra historia.

Ellos lo reconocen, ha sido otra excelente presentación en esta selva de cemento.

Texto: Silvia Andrea Cáceres Huamaní

siilvia.caceres1@unmsm.edu

Fotografía: Johana Perleche García

johana.perleche@unmsm.edu.pe

Twitter: @MediaLabUNMSM

FB: MediaLabUNMSM

Lima, 04 de abril de 2019

«Retablo»: muestra de mestizaje. Entrevista a Fabricio Varela

0

(…)¡Desde muy lejos

todos venimos (coro)

¡ por nuestra virgen

de Candelaria!

En esta entrevista el director del Elenco Nacional de Folclore, Fabricio Varela Travesi,  cuenta detalles de la evolución del elenco en estos diez primeros años de trabajo ininterrumpido y revela cómo trabaja la pieza emblemática «Retablo», entrega también novedades porque el Elenco este año viene con todo… y más. 

¿»Retablo» surge con el Elenco Nacional de Folclore?

FVT.- El Elenco Nacional de Folclore cumple 10 años de fundación este 2019, pero antes  no teníamos un elenco de folclore, solo existía el Coro Nacional, La Orquesta Sinfónica Nacional y el Elenco Nacional de Ballet, pero no de Folclore entonces en el año 2008 me convocan para formar el Elenco Nacional de Folclore y recién en el 2009 comienzan las convocatorias, las audiciones y los primeros ensayos del elenco. La creación, con resolución, se dio en el 2008; y obviamente al iniciar el proyecto solo éramos una laptop y yo. Así empezó todo. Después, poco a poco, se iban trayendo bailarines, al inicio eran solo doce parejas que empezaron en el elenco, no eran muchos porque no se sabía si se podía seguir o el elenco iba a desaparecer. Uno nunca sabe cuando hace nuevos trabajos.  Yo había presentado el proyecto al Instituto Nacional de Cultura (INC), ya que en aquel entonces aún no existía el Ministerio de Cultura, para crear un elenco de ballet que proyecte danzas al escenario, no una agrupación netamente tradicional.

Ahora, esto de lo tradicional tiene mucha discrepancia porque un folklore denominado así solo se ve en la comunidad, in situ; sin embargo, una vez que se saca de ese espacio y se coloca en un escenario ya deja de ser tradicional. Nosotros nos proyectábamos, pero para ello necesitábamos crear a un elenco de bailarines que manejen casi todo el repertorio nacional, porque se puede conseguir un grupo baile solo huaylas o marinera norteña, pero tener un equipo de bailarines homogéneos que puedan hacer todo y lo puedan hacer relativamente bien , es complicado. Ante eso, era necesario profesionalizar al bailarín de danza folclórica. Por ello desde el primer día de clases instauré el ballet y técnicas de danza.Toda la primera clase era eso, lo cual causaba que muchos chicos se sorprendieran y se preguntaran, ¿en qué momento vamos a hacer folclore?, pero, para mí, el lenguaje de la danza en el mundo es uno solo y no tiene que ver con que los que hacen folclore no tienen la formación. No. Todos tienen la formación de danza  y después de ahí ya uno puede especializarse en jazz contemporáneo o en lo que uno quiera.

¿Por qué la importancia del ballet?

Porque el ballet es la base de toda danza, ya que comienzas con lo básico, es decir conocer tu cuerpo, interiorizar, cuál es tu equilibrio, cuál es tu centro, dónde está la fuerza, cómo colocar el cuerpo. El Ballet  ha desarrollado toda una técnica que ha ayudado a que la vida profesional del bailarín pueda prolongarse muchos años más. Y para realizar ello teníamos que cambiar el chip a nuestros bailarines de Folclore porque ellos no entendían que tenían que calentar antes o hacer todo un trabajo de preparación, cuidar su cuerpo, nutrirse, es decir, todo lo que hace un bailarín profesional. Antiguamente, te lo digo yo que también he sido un bailarín de folclore, antes de salir a bailar uno comía un plato de frejol con seco y su vaso de cerveza y salías a bailar; pero después de esto ya nadie sigue eso porque han entendido que es parte de su trabajo, y que hacerlo sería algo muy contraproducente para lo que ellos hacen.

Antes muchos de los chicos veían al elenco de Ballet, que actualmente tiene 40 años, como ¡wooo!, los super bailarines, pero con el tiempo aquello ha cambiado. Ahora, ellos se ven de una forma diferente, más profesionales, más metidos en lo que hacen… Y es así como empieza el elenco. Nuestras primeras actuaciones se realizaron en el auditorio Los Incas para 500 personas, en donde también hacíamos domingo de folclore, llegando a conseguir un público más recurrente que nos acompañaba, y comenzamos a tener mucho éxito en lo que realizábamos. Hasta que en el 2012 nace el Gran Teatro Nacional, y entonces nos dicen: «ustedes tendrán que hacer un espectáculo, de gran formato, para 1,400 personas en uno de los mejores teatros del mundo y el mejor de Sudamérica», uno se queda anonadado ya que para nosotros era como pasar del nido a secundaria sin pasar por primaria, de un auditorio pasar a un gran escenario como este.

Es así como surge Retablo, en marcar un espectáculo en esta pieza de artesanía que hace que todo se desarrolle dentro, y que al abrir sus puertas te cuenta una historia, te hace ver tus tradiciones, tus raíces, te hace sentirte identificado. Yo siempre digo esta frase, como todos los chicos también lo repiten:  el retablo es esa pieza de madera grande o pequeña que guarda el tesoro más grande que tenemos todos los peruanos: nuestro mestizaje, y es lo más valioso que podemos tener  nosotros porque de esa forma es como tenemos tanta variedad, porque es inagotable. Hemos hecho retablos de todas las formas, de todas las danzas, pero aún nos falta muchísimo más por hacer y gracias a este mestizaje que es nuestro tesoro que se guarda en este retablo, y  se abre cada vez que hay un espectáculo, y así mostramos algo más de lo que somos nosotros.

De ahí que surja la denominación del «Retablo» para las presentaciones…

Claro, nosotros nos inspiramos en el retablo ayacuchano porque el retablo en sí es aquel que encontramos detrás del altar, mas el ayacuchano es el que tiene una forma de casita y que posee dos niveles por la cosmovisión andina, arriba el cielo y abajo la tierra. Ahora, con la modernidad, los retablos han cambiado, y eso hemos hecho nosotros, un Retablo que va mutando de acuerdo a la región, la danza o a la costumbre que estamos  mostrando. De esa forma Retablo te ayuda, como una especie de escenografía, a trasladar a las personas a donde se está realizando la danza y donde visualmente te puedas conectar más con las representaciones.   

Esta es la tercera vez que se presentará el espectáculo, ¿qué de diferente nos van a mostrar?

Bueno, siempre en cada retablo le cambio algunas cositas, aunque básicamente sea lo mismo. Tenemos un momento diferente al de todos los retablos que no lo puedo decir porque es sorpresa y es muy bonito; además  quiero que las personas lo experimenten in situ y no adelantar nada sobre eso. Pero como les digo, siempre tiene ciertas variaciones, mejoras, cambios coreográficos…No es lo mismo cuando dirigía en el 2016 a ahora,  han pasado tres años, y la visión ha cambiado.

¿Cuál fue el criterio de selección de las piezas que se van a presentar para las danzas de La Candelaria?

Eso comenzó en el 2015, primero  con danzas autóctonas: Carnaval de Santiago de Pupuja  que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad y un carnaval super vistoso y nuevo, Unucajas, que en esos tiempos había ganado el concurso de danzas autóctonas en Puno; Sicuris de Taquile porque el tejido de Taquile que es Patrimonio de la Nación; Llamerada, Kullawada y Waca Waca que de alguna manera son  danzas que las ves en la fiesta de La Candelaria ya que lo que presentamos es un retablo de esta festividad,  no un retablo de Puno. Es lo que tu ves en la festividad de la Candelaria que, de un año a otro, puede que varíe un poquito porque son miles y miles de grupos que se presentan y para nosotros es imposible poder representar todas las danzas, sino estaríamos días y días bailando y no acabaríamos nunca.  Por ello, hemos escogido algo de lo más representativo.

Más de ocho años y aún mantiene la batuta de director del Elenco Nacional de folclore, ¿cómo ha sido ese reto?

Primero, como bailarín de danzas folclóricas, que ha viajado por el mundo representando al Perú  en diferentes festivales, y en donde conviví con otros grupos del mundo, siempre tuve el anhelo de que en el Perú tuviéramos algo instaurado y organizado. Sobre todo, porque cuando uno llegaba a muchos festivales, notabas que el 90% de los grupos tenían pases de ballet, todos tenían otro tipo de formación. Mientras que nosotros hemos tenido una formación, que consistía que si uno sentía que ya sabía los pasos podía salir a bailar de frente, pero en realidad no teníamos una formación como bailarines, eso es lo que nos faltaba. Es por eso que para mí, uno de los retos más grandes ha sido que los bailarines crean en sí mismos. Porque cuando entraron eran buenos pero ahora, con el tiempo, ellos mismo se han dado cuenta del cambio en su postura y otros aspectos que han mejorado, y ellos lo saben. Como dije al inicio uno de los retos más grandes era cambiarles el chip y que se sientan profesionales.

«Retablo» se ha presentado  en otros países, ¿cómo ha sido la acogida en el extranjero?

Sí, hicimos una presentación para el 2014 para FILBo, la Feria del libro de Bogotá. En donde realizamos un Retablo de quince metros de altura en la plaza principal de Bogotá, en la Plaza Bolívar, fue un espacio impresionante no solo para nosotros, ya que mucha gente preguntaba qué  artista internacional se iba a presentar al ver un escenario era tan imponente y asombroso; sin embargo, cuando nosotros respondíamos que era el Elenco Nacional de Folclore la gente pronunciaba un “¿qué? ¿cómo?”. Pero bueno, nosotros llegamos a reunir seis mil espectadores y presentamos un retablo de quince metros que cambiaba la proyección de costa, a  sierra y a Amazonía, como también hacer un homenaje a Gabriel García Márquez, y tocar en vivo una cumbia colombiana. Todo eso nos ha permitido el retablo, adecuándose a lo que queremos; es como un gran libro que permite escribir las líneas que se desee, además de amoldarse al sitio en que nos encontremos. No fue la única vez que nos presentamos en Colombia, es un país que siempre nos ha acogido; también nos presentamos en la segunda Bienal Internacional de Danza de Cali, en donde elenco nacional de folclore  ejecutó el show de inauguración, en un espacio que no necesariamente es de folclore sino de todo tipo de danza. Dos año antes, el encargado fue el Ballet Folclórico de María Hernández de México, de 75 años de fundación; entonces para nosotros fue motivador ser  los segundos en inaugurar el Bienal detrás de un Ballet que para nosotros ha sido un referente. Bueno, para mí,en toda mi vida, el Ballet Folclórico de María Hernández ha sido un referente, y me sentí super. Después de todo, solo teníamos siete años de creación y no era mucho tiempo para darle la responsabilidad de un show inaugural. También estuvimos en el Festival Internacional Cervantino de México, uno de los festivales más importantes dentro de la Latinoamérica dentro de cultura y arte, solo que no llegamos a presentar el formato del Retablo porque solo era un festival donde solo hay un escenario para todos los artistas. Luego estuvimos en Ecuador; Toronto para recibir el cargo de los Juegos Panamericanos en el 2015; y por  último estuvimos en Moscú en paralelo al Mundial.

¿Por qué no se podría realizar también una presentación solo de La Candelaria en otros países, es decir, un tema específico?

Lo que pasa es  todo es a su tiempo, aún nos falta quemar etapas. Porque cuando recién sales, debes hacerlo con un producto que envuelva a todo tu país, no con un tema específico. Nos ha pasado que cuando llevamos Retablo Afroperuano, la gente dijo que hacen bailando danzas africanas en Perú, demostrando que todavía se debe enseñar a las personas que venimos de un país con mucho mestizaje y que tenemos una cosa u otra. Ahorita, puede que el retablo sea espectacular y todo, pero a Bolivia no le haría ninguna gracia lo que hacemos nosotros, y  lo digo porque cuando presentamos, en Bogotá, una sola danza de La Candelaria que compartimos con Bolivia: Caporales; tuvimos afuera un mitin de un grupo boliviano que nos decía que éramos plagiadores. Es por eso que se debe tener bastante cuidado con ello, fácilmente uno podría decir: “mejor dejamos de hacer danza de luces y que solo ellos lo hagan”, pero en realidad es un patrimonio que se comparte porque no se puede quitar tampoco la tradición a Puno. No sería justo.

¿Qué planes a futuro tienen en marco de los diez años del elenco?

Ahorita, la programación que tenemos nosotros, en el marco de los diez años del elenco es primero, terminar  la última presentación de Retablo de La Candelaria el 31 de marzo, acá en Lima. La siguiente semana, el seis y siete de abril en Trujillo, nos estaríamos presentando en el Teatro UPAO, un teatro hermoso, ya el año pasado estuvimos ahí presentando Retablo para el Mundo, un formato de retablo más genérico y variado. Luego regresamos para preparar todo el montaje del Retablo Amazónico, para julio, porque considero que gran parte de la población tenemos una gran deuda con la Amazonía, y justamente lo estoy haciendo en julio porque quiero acercar a la Amazonía a todo el país y que en julio se pueda decir ¡Viva el Perú! pero desde la Amazonía, y así identificarse con ellos ya que en esa parte del país no solo es plumas, flechas o mujeres calientes, en realidad, hay más que eso y se debe mostrar. Uno de los retos es preparar esto en julio, y será uno de los espectáculos más contemporáneos que vamos a hacer debido a que la Amazonía se presta para volar la imaginación y hacer cosas alucinantes, sobre todo al ser parte de su esencia, ya que su gente no tiene ese sentido de pertenencia, ellos ven algo nuevo y si les gusta, lo toman. Es un proyecto muy lindo, y que, en verdad, ha estado en preparación dos años, solo que lo hemos estado postergando por ciertas cosas que sucede en el Estado y que a veces la coyuntura no te permite mostrar. También estaremos en la inauguración y clausura de los Panamericanos, después para el segundo semestre iniciamos la Gira Bicentenaria que consiste en recorrer el país creando conciencia para que la gente se identifique con sus raíces, sus tradiciones, como decirle ¡vamos despierta, esto es peruano, esto es tuyo¡ en miras de la celebración del Bicentenario.

¿Qué dificultades tendrán para armar el escenario en la gira del bicentenario?

Lo que pasa que los estándares que tenemos para Retablo son bien complejos: la proyección, el tamaño del teatro, ya que los únicos que pueden adaptar este formato en todo el Perú es el UPAO y el GTN . Ante ese motivo, estábamos pensando hacer un coliseo porque  necesitamos un sitio cerrado y totalmente oscuro para que la proyección puede funcionar. Hemos hecho presentación en plazas públicas abiertas solo con proyección de pantallas Led colocadas atrás pero no con el formato de Retablo a no ser que apaguemos todas las luces de la plaza para que se pueda apreciar el espectáculo, cosa que no se podría. Es por eso que tenemos muchas dificultades, otro caso es con en el tamaño del escenario ya que son dieciséis parejas y diecisiete músicos  que salen a escena .

¿Hacer esta gira lo ve como una oportunidad de descentralizar las presentaciones que se hacen más en Lima?

Claro que sí. En el 2014 hicimos una gira bastante extensa desde Tumbes, Piura, Trujillo, Cajamarca, Moyobamba, Ancash, Moquegua, Tarapoto, Nazca, Ayacucho, Tacna y por último Arica. En varios de los sitios presentamos solo coliseos cerrados mas no el formato de retablo sino como si fuera una presentación tipo concierto, pues como ya mencioné antes es un poco más complicado realizar el formato de Retablo.

Qué significado tiene la cultura peruana para usted

La cultura peruana para mí es grandísima, como saben es una de las principales del mundo no solo por los Incas sino por la tradición milenaria que posee. Es la fuente de inspiración para todo lo que yo hago, es lo que me inspirar a poner a escena, a dar a conocer porque es un tesoro que tenemos ahí y que en todo momento podemos recurrir a él . Sin embargo, muchos no saben que eso nos hace sumamente importantes para el resto del mundo, mas no nos percatamos de ello porque nosotros vivimos acá y lo vemos como algo de todos los días, podemos ver la huaca y decir: ¡ Ah la huaca!…nosotros convivimos con toda la cultura, con todo nuestro pasado día a día, y no  tomamos importancia de a cuantas personas les gustaría tener una cultura tan milenaria como la nuestra.

Somos mendigos sentados en una banca de oro…

Y eso lo dijeron hace muchos años, no ahorita, y seguimos. O como decía Chabuca: somos un bello durmiente.

¡te prometimos!

seguir bailando

¡con gran cariño y devoción,

siente en tu corazón la magia del caporal!

Entrevista realizada por el Club de Jóvenes Críticos

Edición:

Natali Conde Quispe

natali.conde@unmsm.edu.pe

Elizabeth Condori

elizabeth.condori@unmsm.edu.pe

Foto:

Valeria Alexandra Mantilla Carranza

valeria.mantilla@unmsm.edu.pe

@MediaLabUNMSM

Lima, 30 de marzo de 2019

 

Acceso a los documentos históricos de la UNMSM-Repositorio del Fondo Editorial

0

En sus 467 años de historia la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha acumulado una riqueza documental enorme: las tesis más antiguas del continente se encuentran aquí las mismas que, además del valor histórico-científico que tienen, sirven para reconstruir la trayectoria intelectual de los intelectuales y científicos del Perú.

En este sentido el Repositorio del Fondo Editorial de la UNMSM pone a disposición de los usuarios del mundo 75 libros digitales en diversos campos disciplinarios como comunicación e información, literatura, historia, arte, arqueología, ciencia y tecnología, medicina, filosofía, educación y otros.

Para sistematizar mejor el trabajo, se han creado las series: Historia de San Marcos, Clásicos sanmarquinos y Raúl Porras Barrenechea. Esta colección digital puede ser visualizada a texto completo y descargada en formato PDF, accediendo al repositorio institucional de la Biblioteca Central Pedro Zulen.

Ciencias Sociales

«La estructura económica de una comunidad andina. Taquile – una isla del Lago Titicaca» del reconocido intelectual peruano José Matos Mar (1958), es una de las doce tesis de doctorado en Antropología, defendidas entre los años de 1950 y 1970 que la Biblioteca Central y la Facultad de Ciencias Sociales y su Biblioteca han digitalizado recientemente en el marco del proyecto «Laboratorio Etnográfico de la FCCSS» llevado a cabo para poner en valor, a través de la documentación fotográfica, audiovisual, sonora, artística y hemerográfica, materiales académicos que son el aporte de la UNMSM al mundo.

¿Qué más se encuentra en el repositorio digital?

Dos colecciones: Cybertesis y el portal de las revistas de investigación institucionales

Cybertesis, en línea desde el año 2004, es el repositorio institucional de trabajos de titulación y grado de la UNMSM. Está considerado como uno de los primeros en su género en el Perú.

El Portal de revistas de investigación institucionales alberga las revistas que se editan bajo el sello UNMSM y está en visibilización, a través de la web, desde el año 2011.

Fuente: Velazquez Castro, Marcel. Creación del Repositorio del Fondo Editorial y la colección de tesis históricas de San Marcos. UNMSM, marzo, 2019

@MediaLabUNMSM

Lima, 30 de marzo de 2019

El lenguaje de la danza en el mundo es uno solo

0

Cuando la Festividad de la Virgen de la Candelaria fue escogida como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO en el 2014, Fabricio Varela Travesi vió la oportunidad de crear un espectáculo que representara en su totalidad lo que significa esta festividad: religiosidad, tradición, simbolismo y cosmovisión andina. Desde entonces el elenco ha presentado un espectáculo digno de admirar.  Retablo de Candelaria se presentó, después de tres años, en las instalaciones del Gran Teatro Nacional y la puesta en escena fue todo un éxito. El elenco Nacional de Folclore, paso a paso, nos hizo disfrutar de las nueve danzas que afianzan el sentido de pertenencia e identidad nacional, por ello el club de Jóvenes Críticos ha preparado para ti una selección de fotos de lo que fue uno de los espectáculos  más exitosos. ¡Disfrútenlo!

EL TELÓN SE ABRE, ¡RETABLO DE CANDELARIA  !

Retablo ha comenzado. El pago a la Pachamama como muestra del respeto por la naturaleza. La lectura de la coca presenta el lado sagrado del ritual
El carnaval de Santiago de Pupuja, Puqllay Tusuq, representa una danza de carácter agrícola – ganadero
La danza es una ocasión especial para el cortejo entre los jóvenes, quienes destacan por su colorida vestimenta.
Puqllay Tusuq presenta la característica de ser realizada en dos fechas distintas. El huchuy carnaval o pequeño carnal el 20 de enero (Día de San Sebastián) y el Hatun Carnaval o gran carnaval celebrado todo el mes de febrero.

UNUCAJAS

Unucajas – danza guerrera – comienza sorprendiendo al público con el flameo de la bandera, es que el danzante lo realiza con tanta fuerza que el sonido del movimiento repercute en todo el recinto.
Cuenta la tradición oral que un conjunto de Unucajas habrían acompañado al Inca Huayna Cápac marcando su entrada al campo de batalla.
Al ritmo de las melodías de los tintis y los pinkillos, se escucha el cántico alegre de las mujeres, quienes, entre risas, se burlan de la fuerza de los varones.
Con el pasar de los tiempos, Unucajas ha adquirido también un significado carnavalesco y de cortejo.

SICURIS DE TAQUILLE

Se apagan las luces y de entre el público salen los danzantes para interpretar Sicuris de Taquile, cada uno, paso a paso, llegan al escenario para demostrar su destreza en el canto – mujeres – y en tocar los instrumentos – varones.

 

Con imágenes que nos llevan al altiplano andino, los danzantes engalanan el ambiente con sus delicados pasos y con devoción presentan un espectáculo en agradecimiento a la patrona de Puno: La virgen de la Candelaria.

LLAMERADA

El qañiachu, quien simboliza al macho dominante en el grupo de llamas, dirige a la agrupación en la coreografía elegante y disciplinada
La Llamerada es una danza que representa a arrieros y pastores. Su elegante vestuario resalta en un tocado bordado con unas llamas y adornado con piedras preciosas
La danza representa el trote ligero de las llamas; de ahí que la música tenga un compás armonioso.

KULLAWADA

Con la canción Pedidos del corazón empieza la fiesta en la danza Kullawada, que representa a los tejederos e hilanderos del altiplano
El whapuri, guía de los hilanderos, lleva el compás del grupo danzante, ellos llevan en sus manos el K’apu o puskana que es la herramienta tradicional para hilar la lana
La danza está a punto de terminar. Los danzantes y el público cantan a viva voz la canción Pedidos del corazón: “Y ahora le pido al corazón, no sufra más, por este amor…”

WACA WACA

El torero se encuentra en el escenario, ¿qué indicará la tonalidad roja que lo rodea?, ¿infringirá dolor al toro o el animal lo herirá a él?
En el rodeo, el torero esquiva las embestidas del animal. Su tiempo está a punto de acabar.
En el rodeo, el torero esquiva las embestidas del animal. Su tiempo está a punto de acabar
La lecherita comienza a moverse por todo el escenario. Sus rítmicos golpes de caderas ondean sus faldas y hacen retroceder al toro.

CAPORALES

El marco musical comienza a tocar Centralistas de gran pasión y las acrobacias características del caporal comienzan con giros y saltos
Los pasos resaltan la fuerza de los varones y los cascabeles suenan. Las mujeres derrochan sensualidad a través de sus pasos de baile y el vestuario
El elenco Nacional de Folclore se luce con la representación renovada del caporal donde la mujer demuestra su fuerza realizando pasos similares al varón

MORENADA Y REY MORENO

La morenada se inspira en las interminables caminatas de los esclavos, que fueron enviados a los centros de extracción en el altiplano
El sonido de las matracas representan el sonar de las cadenas que los esclavos llevaban en los pies
El rey moreno se presenta elegantemente pues es él quien ostenta el poder, los danzantes acompañan sus pasos en una forma de sátira al patrón
Lobos por siempre, Por siempre Morenada, Bellavista campeón, Increíble amor, Ahora vete, Corazón peruano fueron algunas de las canciones que acompañaron la danza.

DIABLADA

La icónica danza Diablada presenta al personaje Diablo, quien, con movimientos feroces, saltos y gruñidos, forma sus propias comparsas y agrupaciones.
¡Los gorilas han acaparado el escenario! Sus acrobacias se ven acompañados con los pasos del ángel, quien se prepara para la batalla
La Diablada, danza bandera de la festividad de la Candelaria, presenta la lucha entre el bien y el mal

LLEGAMOS AL FINAL DE RETABLO DE CANDELARIA

¡Y así acaba la función! Retablo: Candelaria nos ha dejado con más ganas de conocer nuestra cultura, nuestras danzas. La comparsa se despide entre vítores y aplausos. La virgen, atrás, nos saluda.

FICHA TÉCNICA

Elenco Nacional del Folclore

 Dirección y puesta en escena: Fabricio Varela Travesi

Dirección Musical: Eddy Sánchez
Maestro de danza: Ángel Gómez
Maestro técnica de danza: Juan Noriega

Diseño del Retablo: Fernando Gamarra

Fotografías:

Elizabeth Condori Quilluya

elizabeth.condori@unmsm.edu.pe

Natali Conde Quispe

natali.conde@unmsm.edu.pe

Texto:

Elizabeth Condori Quilluya

@MediaLabUNMSM

Lima, 30 de marzo de 2019

 

Alma, corazón y vida por Candelaria

0

Se abren las apuestas

La función empieza con un retablo decorado con proyecciones de flores y filigranas de colores plateado, morado y blanco y como fondo una obertura. Las puertas del Retablo se abren, los músicos con vestimenta típica de color rojo aparecen en escena. La expectativa del público es grande, los aplausos no dejan de sonar. Por sus 10 años de trayectoria artística, el Elenco Nacional de Folclore (ENF) nos vuelve a presentar “Retablo de Candelaria”. Este espectáculo cuenta con un elenco conformado por más de 50 artistas, entre bailarines y músicos, quienes están bajo la dirección de Fabricio Varela Travesi.

Al ritmo de la zampoña y tambores se inicia el pago a la tierra, a la Pachamama. Sale una pareja, el varón empieza a hablar en quechua y la mujer le pasa los implementos necesarios para realizar el ritual. La voz del varón, su convicción y el respeto por la naturaleza -como algo sagrado- se transmite.

Los artistas salen a escena y nos sorprenden con el Carnaval de Santiago de Pupuja, una danza agrícola – ganadera que tiene su origen en la fiesta de San Sebastián, que coincide con la fecha de marcación del ganado, que es a fines de enero, y en épocas de cosecha que empieza a fines de febrero. Como toda danza carnavalesca, se refleja el cortejo entre varones y mujeres, además de la algarabía por el éxito de sus cosechas . Las miradas están puestas en el escenario, nadie quiere perderse ningún detalle de esta pieza. Las palmas continúan al ritmo de la música. Los guapeos se escuchan en todo el Gran Teatro Nacional (GTN).

La siguiente pieza es Unucajas, danza autóctona y guerrera  del distrito de Azándaro, Puno. Ejecutada desde los gobiernos de los incas Huayna Cápac e Inca Roca con la finalidad de conquistar tierras fértiles. Actualmente, la danza refleja lo pastoril y la sátira donde las mujeres se burlan de la fuerza de los varones. Los bailarines, a lo largo de la pieza musical, acompañan con banderas blancas y globos. Se oye un “Nadie nos pisa el poncho”  por parte del elenco,y es que los varones flamean las banderas fuertemente y sueltan latigazos en símbolo de masculinidad.

El escenario nos muestra proyecciones de lluvia y truenos. Es en ese momento cuando los Sicuris de Taquile – en ese contexto – ingresan a llenar el escenario de alegría y, además, con una fuerte interacción con el público. Los varones se sientan mientras tocan sus zampoñas y demuestran su destreza musical, las mujeres acompañan con sus guapeos. La algarabía puede más que el clima lluvioso y continúa el homenaje a la Virgen de la Candelaria, patrona de Puno.

La banda sonora vuelve con fuerza, la atención de los asistentes al teatro es mayor. ¿Con qué nos deleitará el ENF? Es una Llamerada, danza con origen en la nación Aymara, que representa la vinculación del hombre andino con la llama, camélido que da alimentación, transporte y abrigo desde tiempos inmemoriales. Los bailarines imitan el caminar gracioso de este animalito, lo hacen de manera uniforme. La música es muy estimulante y las frases melódicas – que se repiten constantemente – son acompañadas por las voces del  público.

La misma escena se repite con la Kuyawada, danza precolombina vinculada a la actividad de los hilanderos y tejedores, pues representa la textilería andina como actividad laboral en la economía y cultura Aymara. Como símbolo de esto, los bailarines llevan una rueca en sus manos. Colores como el celeste, plateado y blanco resaltan en el escenario. Tanto los artistas como el público corean la música de fondo, “Pedidos al corazón”.

Es difícil ser indiferente frente al espectáculo de primera que nos brinda el Elenco Nacional de Folclore, más aún con la presentación del Waca Waca, Caporales, Morenada y la infaltable Diablada que nos transmiten esas ganas de bailar.

Orgullosos de ser peruanos

La identificación y difusión de nuestra diversidad cultural es una tarea que debe empezar por la aceptación de nuestras raíces, algo que en esta función – de tan sólo dos horas- es presentada con mucho orgullo. Esta propuesta que propaga el orgullo por lo nuestro, viene renovada en los Caporales donde un reparto de mujeres realiza la misma coreografía que los varones – con la misma vitalidad y fuerza-, lo cual en un caporal tradicional, no se vería, puesto que las mujeres usan faldas y hacen pasos más ligeros. Por otro lado, la personificación de la Virgen de la Candelaria – realizada por una bailarina del elenco- y acompañada por el reparto de bailarines que se arrodillan como símbolo de respeto y veneración, traslada al público a la misma festividad.

Un elenco de músicos y bailarines que ponen a vibrar a cientos de personas en un corto tiempo; un elenco que pone alma, corazón y vida en el escenario. El ambiente genera- entre gritos y aplausos- emociones de alegría, sorpresa y nostalgia. Termina la función y lo que se encuentra es una sala con mucho orgullo, sentimientos encontrados y con ganas de ver más de nuestro rico Perú.

Texto: Valeria Alexandra Mantilla Carranza
valeria.mantilla@unmsm.edu.pe

Foto: Elizabeth Diana Condori Quilluya
elizabeth.condori@unmsm.edu.pe

Media Lab UNMSM @MediaLabUNMSM

Lima, 28 de marzo de 2019

¡Qué bonito es esto!”

0

“Esa es la idea, presentarles a través de Sisi y Lala un puente para que empiecen a decir: “oye, esto es esto” no simplemente ir a sentarse a escuchar una orquesta y preguntar: “¿a qué hora acaba?”, sino ver todo lo que hay detrás”. (Mateo Chiarella)

 

¿Qué sucedería si quedamos atrapados en alguna partitura? Esta interrogante podría resultar inimaginable; sin embargo para Mateo Chiarella, músico y docente, ello sería posible si decidimos aventurarnos por las riendas de la imaginación. En “Sisi y su primer concierto. Las aventuras musicales de Sisi y Lala», obra que dirige se plantean retos para estimular la imaginación y el gusto musical de los niños y de los adultos también.

Minutos antes de presentar “Sisi y su primer concierto…”por segunda vez en el Gran Teatro Nacional, Chiarella relata al  Club de Jóvenes Críticos  detalles de esta lúdica y musical puesta en escena, y reflexiona sobre los desafíos que enfrentan las artes escénicas en el Perú.

 ¿Qué significa el teatro para usted?

Mateo Chiarella: El teatro es un medio de expresión maravilloso que, básicamente, me da la posibilidad de poder tener un vínculo con mi sociedad que está representada en un público; pero un vínculo artístico, que no necesariamente es discursivo, sino que tiene que ver con mecanismos sensibles como es la emoción, la música, el trabajo plástico, visual y a través de esos medios poder llegar al corazón y a la mente de la gente.

¿Cuál es la principal misión del teatro?

Mateo Chiarella: Creo que el teatro tiene, como todo arte, la complejidad para tener muchas misiones. Particularmente, creo que todo arte, no solamente el teatro, te ayuda a sensibilizarte y ampliar formativamente una serie de elementos de la personalidad que definitivamente van a aportar a tu sociedad; por ejemplo el teatro te ayuda a ser tolerante, a entenderte más, a tener un poco más de capacidad de sensibilidad frente al sufrimiento de los otros, frente a las ideas de los otros. Te ayuda a disciplinarte, a imaginar, a desarrollar tu creatividad. Todas esas son herramientas y posibilidades que te da el teatro como público.

Desde su percepción ¿cuánto apoyo está promoviendo el Estado a la artes escénicas?

Mateo Chiarella: Definitivamente tengo que decir que hemos avanzado. Existe un Ministerio de Cultura pero todavía estamos muy por debajo de las políticas culturales que hay en el mundo entero. Debemos ser uno de los más atrasados. Por ejemplo, en el  teatro se están empezando a hacer algunos estímulos para desarrollar ideas que puedan beneficiar de manera perdurable; y es que hay que pensar bien cuáles son las políticas culturales que promueven la música, el teatro y en general todo los tipos de artes.

¿Qué expectativas tiene de la función «Sisi y su primer concierto»?

Mateo Chiarella: Muchas. Este es un esfuerzo grande que hace el Gran Teatro Nacional con Mauricio Salas a la cabeza para lograr que los chicos empiecen a vincularse con la música de una manera amable. Yo siempre digo que para que quieras que tu hijo llegue a leer, por ejemplo, Ulises de Joyce, en algún momento tiene que pasar por un puente amable de lectura que implique quizás que en sus primeros libros haya dibujitos. Entonces, de nada sirve que leamos todo El Quijote y no lo comprendamos; pero si quizás empiezas a leer un dibujo y empiezas a leer con pocas líneas después vamos a querer más y más y más, y entonces vamos a llegar a buscar más complejidad. Esa es la idea, presentarles a través de Sisi y Lala un puente para que empiecen a decir: “oye, esto es esto” no simplemente ir a sentarse a escuchar una orquesta y preguntar: “¿a qué hora acaba?”, si no ver todo lo que hay detrás. Decidimos ponerle piezas alegres, vivas y amables para que digan: “¡qué bonito es esto!”. Una de las cosas más bonitas que pasó ayer fue que cuando se estaba tocando la última pieza había niños en el público que saltaban tratando de seguir la orquesta, eso era lindo. Eso es lo gratificante de hacer este tipo proyectos.

¿Cómo fue el proceso de creación de esta función debido a que toda la puesta en escena nos enseña acerca de la música? 

Mateo Chiarella: Hice el guión después de conversaciones con Mauricio Salas y con Melissa Giorgio – que son los  que están llevando a cabo toda la programación – y se lo pasé a ellos e hicieron los comentarios y de ahí paramos en lectura con las chicas y pusieron su aporte en toda la creación del personaje, sacadas del guión por supuesto, pero ya tiene que ver con la creatividad de ellas y con qué tanta empatía logran conectar con el público desde Euterpe hasta Lala. Ha sido primero un proceso rápido. Saber de música me ha permitido tener el conocimiento para poder aplicarlo; sin embargo, nada estaba dicho hasta ayer (el día de la función) porque tú puedes pensar es una clase de música básicamente y que pones tu pentagrama, etc., pero los chicos miran eso y dicen “¡que aburrido!”. Aunque tenga recursos dramatúrgicos no sabía que tanto iban a reaccionar los chicos. Pero hasta ahora muy bien, fue muy lindo ayer y espero que siga siendo así.

El año pasado, la propuesta de Mi Primer Concierto estaba dedicada a niños y jóvenes. Según el ensayo que observamos ayer, es una obra más enfocada a los niños.

Mateo Chiarella: En verdad, la función está enfocada básicamente a niños entre siete, ocho y nueve años -Sisi tiene ocho años-, debido a que se necesita una edad mínima para seguir la historia. Cuando hay niños de dos y tres años, la compresión resulta más difícil, pues ellos están en una etapa de estímulos en la que no existe el proceso cognitivo de hilar o vincular intelectualmente las cosas; así que son los niños de seis, siete y ocho los que más pueden disfrutar de esta función.

Usted es músico y a la vez docente, ¿eso ha llegado a influir en la realización de Sisi y su primer concierto?

Mateo Chiarella: Bueno, no solamente soy músico y docente; sino que además mi mamá es educadora, y yo toda mi vida he aprendido con un mecanismo pedagógico importante en mi casa. Todos pensamos que a los niños debemos hablarles como si no tuvieran inteligencia, pero a veces me sorprende su capacidad, ya que, pueden llegar a decir palabras que, a veces, nosotros no podemos decir; o manejar rápidamente la computadora.  Y si les interesa algo a los chicos se van a entretener hasta con una fila de mesa. Por ejemplo, a veces los niños que juegan con un carrito en la mesa se entretienen; y eso es porque los chicos tienen que hacer es algo que les atrape y no algo que les estimule. Si ese “algo” lo atrapa se pueden concentrar con pausas y con silencios, entonces, esa idea de la educación de no tratar a los chicos como gente que no tiene inteligencia es algo que tratamos de eliminar. Por eso es que ahora nos hemos arriesgado a hacer esto porque creemos que los chicos puede llegar a seguirnos.

¿Tiene alguna intención haber incluido a una mascota en la obra?

Mateo Chiarella: Las mascotas son un bonito puente con los chicos, además que son los primeros amigos que tienen los niños. Si cuando nacen les ponemos un chanchito o un conejito, en su cama, ellos se van a relacionar con los animales, pues tienen el vínculo con los animales como ningún otro.

En su opinión, ¿cuál es la importancia de que el público tenga una conexión y acercamiento a la música?

Mateo Chiarella: Ahora estamos hablando de la música, pero creo que el arte y, en general, la cultura en los países no se entiende. Existe las malas políticas culturales porque no se logra entender cuál es su  beneficio. Y es por esta razón que cuando hay un recorte en el presupuesto nacional el primer afectado es la cultura debido a que esta no se come, no nos cura, no tiene nada que ver con el transporte.  Pero si aquellas personas tuviesen cultura entenderían que esta nos hace desarrollar como país. Nos hace ser mejores seres humanos, más inteligentes. Si el político tendría cultura lograría ver las cosas de manera diferente porque tener bagaje cultural nos ayuda a entender el mundo con mayor profundidad. Si tuviéramos más cultura no nos pasaríamos la luz roja ni faltaríamos el respeto a las personas, ni habrían feminicidios.

Al final de la obra, Sisi logra comprender la música y sentirla profundamente, con el corazón ¿Se podría decir que esto es lo que desea otorgar la función al público, la posibilidad de sentir y disfrutar el arte?

Mateo Chiarella: Eso es el ideal. Si se logra ello es porque ha hecho efecto la obra. Como les comenté, basta con que alguien quiera regresar a escuchar un concierto.

Entrevista realizada por:

Yessenia Coronel Caballa

yessenia.coronel@unmsm.edu.pe

@MediaLabUNMSM

Lima, 24 de marzo de 2019

Caminando a través de una partitura

0

Las aventuras musicales de Sisi y Lalá en el Gran Teatro Nacional

Galería fotográfica

¿Cómo se compone una canción?, ¿qué es una partitura?, ¿cuál es la función de una nota musical? Sisi y Lalá nos presentan y hacen conocer el mundo de la música.
Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si: las notas musicales son cada sonido con vibraciones de frecuencia constante.
Gracias a la melodía el compositor ordena las notas en el pentagrama. Compuesta por notas, largas o cortas. Por ello, podemos entonar junto a Sisi un “Dooo Soool Dooo”.
“Una partitura es solo el camino para la imaginación”. Las notas musicales, la melodía y el valor del tiempo invertidos de forma estratégica para representar algo.
La música está presente en todos los espacios en los que se quiera oírla, como el centro de la ciudad o la tranquilidad del campo. Y se encuentra a disposición de todos sus oyentes, sin distinciones, ni de edades, razas o personalidades.
Entonces, tal vez, para sentirla y llenarnos de ella solo debemos decir como Sisi: “quiero empezar a oír la música”. Porque la música vive en cada instrumento y sale a deleitar a sus oyentes con el soplo de una gran trompeta o de una pequeña flauta. Y se transmite así cada melodía.
Y, finalmente, con cada melodía, se compone una canción. Una partitura permite que los intérpretes reproduzcan la música como la escribió el compositor y cada nota musical es una pieza fundamental que, en conjunto y armonía, da como resultado a la música.
La música: arte. Arte que permite a cada compositor liberarse; capaz de ingresar en sus oyentes y sumergirlos en un mar contenido por un sinfín de emociones. La música es lo que nos evoca: desde los sentimientos más profundos y la alegría más inmensa, hasta las sensaciones más conmovedoras de tristeza y melancolía… “Porque la música es lo que te hace sentir cuando la escuchas”.

Ficha técnica:

Dramaturgia y Dirección Escénica: Mateo Chiarella Viale

Dirección Musical: Jorge Ahumada

Producción Ejecutiva: Miguel Chivilchez Talledo

Producción de Montaje: Milagros Chucos Alarcón

Producción General: Gran Teatro Nacional

Diseño de Iluminación: Luis Baglietto

Diseño de Vestuario y Utilería: Beatriz Chung

Diseño Gráfico e Ilustración: Daniel Sanchez

Fotografía: Adrian Alcocer

Animación de Video: Contenedor SAC

Realización de Vestuario y Utilería: Liz Quispe, Kinshiro Shimura y Claudia Castro

Operación de Video: Cristina Vitor

Operación de Sonido de Sala: Jimmy De la Cruz

Elenco:

  • Sisi: Patricia Barreto
  • Lalá: Cary Rodriguez
  • Euterpe: Celeste Viale
  • Voz de mamá: Melissa Giorgio

Texto y fotografía:

  • Diana Ortiz Chuquin

diana.ortiz@unmsm.edu.pe